写字太耗血。
拉张音乐单子留存。
电影原声发行音乐单: 1. The Mind's Eye (2:48)2. Kurt & Elisabeth (2:51)3. Enemy Lines (6:47)4. Memory Lane (2:56)5. Sleeping Lions (2:17)6. The Professor's Portrait (3:22)7. The Interrogation (5:48)8. To Belong (1:32)9. 1951 (2:27)10. Your Pen, Your Sword (6:06)11. A Way Out (5:39)12. Respite (3:36)13. Fat & Felt (4:44)14. Begin Again (1:50)15. Art School (1:24)16. The Exhibition (5:28)17. A Blank Canvas (2:44)18. Consequences (4:16)19. Portraits (4:40) 已经存在的音乐插播作品De torrente in via bibet [Dixit Dominus, HWV 232] -George Frideric HandelTausend Mandolinen sollen heut' erklingen -Vico Torriani, Mantovani und sein Orchester /Willy Mattes Boys -The Shirelles Papa-oom-mow-mow -The Rivingtons Come te non c'é nessuno -Rita Pavone The *In* Crowd - 1965/Live at Bohemian Caverns, D.C. -Ramsey Lewis Trio /Billy Page The Cold Song - Klaus Nomi /Henry Purcell November -Max Richter Ogni giorno -Paul Anka Le Temps de l'amour -Françoise Hardy 光从音乐制作,此片就是一部上乘之作。
在这里推荐下惊艳到我的糯米水瓶男Klaus Nomi,《亚瑟王》歌剧选段《The cold Sang》,太打动人了。
后来找了他81年发行的专辑来听,那个时候就已经做出很上乘的电子混音的音乐,又不抢主唱的风头,配合着他奇特的男高音,带着点美声的唱腔搞摇滚,居然很和谐,真是时代的先锋,太喜欢他的音乐了。
我的妈呀,四个字送给他。
行为比语言诚实,感官可以被行动所蒙蔽,身体可以欺骗情感,音乐的表达不会骗人,艺术传递美被感受不会虚假。
艺术是最自由的表达,只要呈现它的作者是真实的,自我的存在,它将展示出高于政治的诚实,打破语言的虚伪陈述。
通达的感官世界里,极致感受痛苦与高潮的能力在长轴的两级上等量放射。
得这般感知,三生有幸,若遇这般知己,夫复何求。
电影中的男主人公Kurt Barnert的原型,即是被称为“这个时代最伟大的艺术家”Gerhard Richter。
Gerhard Richter,(1932—)作为德国最受敬重的艺术家,早在2011年就有其个人传记电影,电影用实录的手法拍摄了其晚年创作的过程。
格哈德·里希特的画作 (2011)8.22011 / 德国 / 纪录片 / 科琳娜·贝尓茨本电影中着重描述的,是Gerhard为摆脱社会主义画师的身份,追求成为真正的艺术家而去往更自由更现代的西德并最终找到自己创造风格的故事。
现实中Gerhard Richter于16岁就离开学校,随着一个业余歌舞团体周游了全国各地,继而进入德累斯顿艺术学院攻读硕士学位。
里希特早期的一幅社会主义现实主义风格的巨大作品今天还在那里一个卫生保健博物馆里熠熠生辉。
里希特在过去的40年内跳跃式地变换着绘画风格和题材。
当60年代德国激烈争论重新扩军备战时,他画了美国飞机的“野马梯队”:
原作:
Jet Fighter,1963还记得其根据照片所作婶婶和自己的照片画么?
原画:
Women with Child,1965基于照片的写实作品,是画家最初也是其之后不断尝试的风格。
而女人与孩子的主题,在其30年后的画作中也不断呈现。
S. with Child,199590年代,他展示给善良观众的是色彩鲜艳的风景画和他妻子圣母般怀抱婴儿莫里茨的肖像画。
S. with Child,1995
Moritz,2000再来一副:
S. with Child,1995:如电影里所述,虽然里希特对其画题表面上采取了保持距离及漠然的态度,因为他推托只是模拟一张照片,而其实很多画题还是具备个人动机的。
例如其为妻子生产后创造的原作:
“我对画题的不关心的、无所谓的态度等等,只是一种保护自己的借口。
当时我担心,我的画被视为太“感伤”。
现在我已经无所谓,可以承认这些事件和我很有关系,画出这些悲惨人物、杀人犯及自杀者、一事无成的人等并非偶然。
”电影中类似男性画作:
Basel,1963从1962年起,格哈德·里希特对不同的作品系列及主题开始使用灰色。
非色彩的灰色同时代表艺术家对其画题的匿名性及保持距离性。
无题,1968 “灰色到底也是一种颜色,有时对我来说也是最重要的颜色。
”尽管如此,此灰色画70年代将里希特艺术领入死胡同。
他不得不彻底更改其绘画方式,以得到解放:“我的画当时越来越无个性,并通常最终除了单灰色或颜色排列外,什么都看不出来……在画了这么多灰色后,我坚决做出拯救性的决策:活下去,画多色的画,复杂而媚俗的画。
”
180 color,1971
192 Color,1966没错,之后的画作,即是电影中男主人所说:“我现在对抽象画更感兴趣。
”
Abstract Painting,1972“我从窗户向外望,外面所具备不同的色调、颜色及比例的情景对我来说就是真实的,这有其真实性及正确性。
这一大自然的片断以及任何大自然的片断对我不断地提出要求,同时也是我绘画的样板。
”里希特认为每一个以窗框为界的大自然的片断,不管它对人们是多么的偶然,随意被选择的或不全面的,都具备“真实性”及“正确性”。
里希特以使用不完成性、任意及非理性的绘画方案,意图将上述窗外一瞥的体会融入其抽象画。
Abstract Painting,1980效仿从窗框看到的自然世界绘制的抽象画,创造了越来越复杂、更需要解释并且越发不可控制的现实世界的直观模型。
这样的模型是现实的一种衍生物,与里希特的镜子画不同,它们不仅反映现实,而聚焦其大自然的样板,如一面凸透镜,仅简洁其最重要的特征。
早在1964年,里希特已在关于软风格的早期照相画提到了类似的简洁:“也许我也将多余的不重要的信息擦掉。
”虽然这种抽象画既不能解释有关的现实,又不能解决其问题,它们还是能令人感到安慰。
Abstract Painting,2006无论是轮廓不明的速拍式家庭画,或是模糊不清的裸体男婴,无论是严谨的彩色田园风光,或是蒙上一层薄雾似的肖像、草地和云彩,都可以隐约地感到复制的现实社会,表现出艺术家的绘画特征既精确细致又与之保特距离的工作风格。
法国报刊评论他的作品是“分毫不差的德国风格”。
总而言之,里希特是一位变化多端的艺术家。
他极力控制自己,拒绝照搬照套他人的风格,如同“甲壳虫”那样细致地选择每一个主题。
在寻找现实后面的世界的道路上,使里希特把绘画理解为“另一种形式的思考”。
Abstract Painting,2016
这两个镜头连缀:听三辆车按喇叭——是否能沉浸于自己的世界,并感受狂喜!
紧接着的镜头:纳粹礼赞——陷入宗教式的、政治式的集体主义狂喜。
伊莉莎白望进精神病院时钟,在一层一层谎言的世界内并无畏惧。
纳粹,极度精准、残忍的理性主义。
纳粹党员潜藏在民主东德,竟能如此相融。
只要你当过一天纳粹,那么你偷情都像打仗。
纳粹艺术:因为太想让孩子完美无缺,所以亲手毁掉自己的血统。
表现毁灭的艺术如何超越杀人的实践、纳粹的实践?
一个如此绝对的、不美的意志,一个伪装成理性的理性自身,它的某一瞬间之遗存,与其潜藏的基因,并与宁静慈爱的友谊、情欲间隙的疯狂,竟都被男主,以超越世人的视差,以“绝不要把目光移开”的天智,穿透一层层谎言,照见其善与真之美,如其所是,如其所见。
人闭眼许久、注意力涣散已久,人被迫经历或苦痛或庸常的历史,体验形形色色评价、理论、爱与暴力。
——“那不是我。
”“你就只知道:我、我、我。
”“我想要真相。
”“只有真实的才是和谐的,每一样真实的内容都是和谐的。
”——在三个世界叠加的无主之作中,他直达真相最内里——虽然他并不直接理解真相的表象。
他画这些照片——用我眼睛的颜色,望进去、望出来;复活、招魂。
另:这部电影的历史感很迷人,使我想起《云图》。
其爱情是美好并古老的:她趴在他身上,假装她是他的肋骨。
他们实在像两只彼此舔舐的兽。
不停地翻滚、转圈、玩耍。
何种艺术能够打动艺术家?
——公交车喇叭的合鸣。
每一个周五晚上注定都是身心俱疲的,于是随便翻了一部不算太有名的片子来看,看之前甚至都不知道这片子有189分钟,甚至都不知道这是哪国哪个导演说什么的片子。
心情不好的时候一般看不出什么名堂,谁料无意间竟发现了宝藏,作为今年看的第49部片子,我给出排名第一的评分,和《罗马》并列2019年度我最爱的影片。
三个多小时的片长已经大大超出了正常水平,但全片一点都不拖沓,节奏非常好,周五晚上我竟然在家一气呵成看完了第一遍,中间都没有看一眼手机,第二天一早我又仔细做了笔记,看了第二次,发现189分钟,主人公30多年的经历,没有一个冗长的镜头,每一个交代都非常清楚(虽然有人会说,缺少了克制和含蓄,但我觉得这和片中传递出导演对于艺术对于世界的思考是如出一辙的态度,所以让观众清楚的知道导演想说的是什么,并没有什么问题,而且其实相对于导演想表达的内容,能表现的这么清楚,我觉得已经很不容易了)。
如果有人觉得冗长,我只能说,就像有些艺术作品一样,并不是创造出来就要让每一个人都理解并接受的,就像片中杜塞尔多夫艺术学院教授说的那样“只要艺术家自己觉得清楚,就足够了”。
1 主题最喜欢的是片子的主题和片名,译名也好,无主之作,影片的最后在库尔特画展的记者会上解释了,是指库尔特否认了和自己画中人物的关系,他认为就是因为和画中人物没有关系,才能更好的表现“真实、和谐、真诚”,“真实才是和谐的”。
而这也恰恰是导演在全片所表现出来对现代艺术,甚至是对艺术、对世界的认知和态度。
开篇就是一个从模糊变清晰的镜头,是伊丽莎白小姨带儿时的库尔特参观颓废艺术展,从模糊的全景变焦清晰之后接了一个锐度很高的导览员人物特写,象征着艺术界在这个时候迎来了历史性的变革,画面中是趾高气昂,甚至背对着参观者讲解的导览员,声音中传来的是导览员代表了纳粹对现代主义的否定和批判,认为现代艺术是一群具有遗传性视力障碍的人胡乱而作的,是在浪费大众的钱,是连库尔特的这种小孩子都能画出来的。
但小姨和库尔特却看的津津有味,康定斯基、蒙特里安、毕加索、包豪斯、还有一些德国本土先锋艺术家,库尔特被hoffman雕塑虚无空洞而夸张的眼睛所吸引,伊丽莎白小姨却在导览员的否定中说自己喜欢康定斯基。
导演从这开始展开对现代艺术的讨论,但这似乎看不出导演的态度到底在哪里。
别急,后面紧跟着就是了。
在伊丽莎白小姨带着库尔特坐公交车回家的路上,伊丽莎白又一次站在了公交站司机面前,祈求听司机们鸣笛奏乐,在铁栅栏围成的有限空间里,伊丽莎白听着司机们的鸣笛,整个阴郁冷峻的世界都幻化了,伊丽莎白陶醉了,真实存在的喇叭声变成了世界上最和谐的的声音,就像伊丽莎白解释给库尔特听的第一堂艺术课所说“凭感觉画一幅画,这就是艺术家们在做的事”,这是对之前展览上导览员所说的驳斥,也是全片导演表明了自己对现代艺术、对艺术的第一个认知——感觉。
不论是纳粹、社会主义、还是现代艺术,最重要的是表达真实的感觉和内心,这才是艺术最美的模样。
伊丽莎白小姨对库尔特的最重要的艺术影响,同样也是导演表达的对艺术的第二个认知——真实,即“别把目光移开”,同样存在的即是真实的,真实的就是美好的。
这既包括了伊丽莎白小姨留给库尔特赤裸着身体弹钢琴的背影的美好,也包括伊丽莎白被卫生部抓走时候狰狞的残酷,不管是美好还是残酷,只要是真实的,就别把目光移开,就值得我们关注。
这里还涉及到全片五次使用的失焦镜头,在下文说技巧和人物的时候再说。
导演对艺术的第三个认知是关于对艺术家的看法的,体现在伊丽莎白小姨的两次解读上,第一次是在弗朗茨医生的诊所,伊丽莎白看见弗朗茨的全家福,照片上医生离妻子和孩子很远的站着,伊丽莎白说医生不能忍受他妻子,然后医生立刻就被戳中,气变得很凶很,让伊丽莎白出去,同时送走客人后就立刻放倒了照片,仿佛照片就是他的内心世界,再也不想看见了一样。
第二次是在西本德医生的办公室,伊丽莎白解读医生女儿的画,说看得出医生女儿没什么艺术天赋,但因为医生溺爱女儿,所以医生自己对此还挺满意。
后来的事实也一再的说明艾莉是没有艺术天分的,比如库尔特第一次约艾莉出去,艾莉挑起的话题只能是“你怎么看社会现代主义”,还有当库尔特说西本德教授说库尔特的画具有“威利希特风格”的时候,艾莉竟然接了一句“那挺好啊,说明你挺成功”,在库尔特标示对此不满想要离开的时候,艾莉竟不知为何,这样的例子可谓还有好些。
这两次完全正确的解读,无疑表明了一个被认为精神不正常的人却更具有洞察力,更具有知晓世界真实性的能力,这说明了什么了,这个扭曲的世界错把癫狂当艺术,把虚伪当做清醒。
第四个认知是关于认知世界方式的,1948年库尔特长大后对世界的顿悟中展现的,这也是导演想通过库尔特一次顿悟来表现现代艺术的萌芽阶段。
阳光洒在金灿灿的田野上,风吹动着一浪一浪的波动,库尔特爬在树上审视着、思考着一切,此刻的构图左边近景是树,右边中景是成块的稻田,远景是绵延起伏的山脉,整个构图都像极了现代艺术启蒙之作——塞尚的《圣维克多山》,塞尚在做这幅画的时候是在艺术史上第一次把画面的理性结构和作者自己的主张结合在一起,因为使画面无论从哪个角度看,都能被画面的重心和构图所重新引导,在二维的平面上最大可能的描绘了最真实的自然以及世界万物的联系。
无疑,导演用这样的构图将库尔特的顿悟表达的淋漓尽致,之后镜头随着库尔特爬下树慢慢落下,仿佛真相永远超脱世俗的人间,然后库尔特向父亲报告这个消息的时候,人物的对话故意让大家联想起被定性成精神病的伊丽莎白,但所有拍库尔特的镜头都是小幅度仰角,导演是赞成库尔特的认知的。
第五个认知是关于意识形态的,在西本德被授予人道主义奖项的时候,他说其实自己和这些画出极具谄媚画像的画家一样,自己只是社会主义滚滚向前的一个轮子,此时镜头切到库尔特为西本德画的画像,再切到尴尬到点烟的库尔特。
这里导演想表达的其实是个反语,表明艺术作为一种上层建筑的表现形式,其实是极具意识形态性的,无论是片头美术馆导览员对纳粹艺术倾向的宣贯,还是东德对社会现代主义的推崇,亦或是最推崇自由的西德,在最后记着对库尔特画作报道时也要避免裸体女人和纳粹军官画像,这种避免本身就是一种选择,一种意识形态的表现。
而什么才是真正的艺术,杜塞尔多夫艺术学院的教授全都解释了,“两个派别之间选谁?
选艺术”,说完烧了两个派别的海报, (在熊熊燃烧的火中间的教授形象简直帅呆了),“艺术家要做神父,在战后的社会中,只有艺术家可以重新建构人们的内心世界,只有能真正解放自己去了解世界,才能获得自由。
”第六个认知既关于艺术家自身的觉悟和成长,也关乎艺术史自身的发展。
艺术家的成长靠天赋、运气和思考,而艺术的发展具有偶然性,具体分为三个阶段,第一个阶段在启蒙,在第四个认知里已经说了。
第二个阶段思考,在库尔特为西本德画完画像之后,库尔特说为什么自己再怎么画都赶不上随意拍的一张愚蠢的照片的真实,没人喜欢自己的照片,却都喜欢自己的画像,可明明照片比画更真实。
第三个阶段是顿悟,同第一阶段启蒙时一样,画室外突然起风了,吹动巨大的窗户不停的打开关上,也将西本德的证件照投影在母子照上,从而诞生了全片我最喜欢的画作——“无主之作”,画面上左上角是杀人魔克罗尔,右下角是西本德,中间是这两个人的牺牲品伊丽莎白小姨和库尔特,是看似是毫无联系的三部分,但站在上帝视角的观众(西本德知否无从明确推断)明白,这四个人是有千丝万缕的可怕的联系的,就像世间万物一样。
就像库尔特彩票理论说的那样,原本平白无奇的一串数字,当被宣布为彩票号码的时候,一串无意义的数字立刻就变得真实、有意义、甚至有一些美感;一些真实到没人喜欢的家庭照片,被无意间画在一起的时候,就变成了艺术;现实中貌似毫不相关的人和事暗中却密切相连,当作为上帝视角的观众洞悉了一切(此时片中人物却并不知情)的时候,讽刺的世界却变得真实、和谐、回味无穷。
导演用普通人的小故事说清了现代艺术的发展和世界万物的道理。
在这个意义上,柏林电影节因为导演没有明确表现对二战的一贯态度从而被禁止上映,那可谓这样的狭窄的视野也欣赏不出这部片子的绝妙之处。
2 视听语言有一种电影批评理论认为电影重要的不是那个主题,而是如何表现主题,用来说这部片子实在是再合适不过了。
没有花里胡哨的噱头和炫技,单纯用色彩、镜头、剪辑、声音、象征就传达出了所有想表达的信息。
先说色彩,因为已经明显相信即便流水观众也能察觉的到。
全片有五次冷色调处理,第一处是伊丽莎白小姨带着库尔特从雷德斯顿回家,傍晚下车后整个色调都是冷极的,我想是一方面是为了象征当时社会的氛围,另一方面也是为了和伊丽莎白小姨在这样的环境中还能陶在公交司机鸣笛奏乐的艺术世界里形成鲜明的反差对比。
第二处是在消毒房里伊丽莎白最后一个走进消毒房,显得如此的平静,就和周围冰冷的色调一样,不禁让观众觉得其实从被绝育开始她早已预知了一切。
和伊丽莎白一起要被消毒的同伴虽然精神不太正常,但死之前对护士说我喜欢你是那么真诚,但护士虽然也回应了我也喜欢你,可却是那么敷衍和虚假,越发的凸显这个冰冷的世界的恶心。
第三处是在飞机轰炸德雷斯顿的的时候,漫天飘下妨碍无线电信号的铝箔片,就像漫天雪花一样,此时镜头切到在雪地战场牺牲的库尔特两个哥哥,仿佛奏响了最悲痛的乐曲,镜头再从远处雷德斯顿熊熊燃烧的大火,淡入库尔特的小伙伴约翰娜家被烧的场景,一冰一火形成了观众心理最大的视觉冲击。
第四处是库尔特和艾莉第一次滚床单被西本德抓个现行,在清冷的背景中,西本德进来吹灭了整个空间里唯一的暖色调——艾莉床头的蜡烛,也预示着西本德日后对库尔特和艾莉关系的阻挠。
第五处是西本德向库尔德撒谎,借口艾莉身体有问题因此需要终止妊娠时,艾莉在冰冷的黑夜下向前走着,不禁让观众对西本德连自己女儿都不放过的厌恶,也对艾莉悲惨的遭遇心生怜悯。
第六处是艾莉流产的时候色调是冷的,凄冷微弱的月光下,库尔特和艾莉抱头痛哭,显得两人是那么的无助和渺小。
第七处也是最后一处,库尔特从自己第一次画展出来,路过公共汽车站,犹豫了片刻,走下了楼梯,和伊丽莎白小姨一样,走进了一个四周都是铁栅栏的封闭场所,让公交车司机为他听鸣笛奏乐,和最开始一样一样,虽然依旧是冰冷的社会,依然是只有自己才能了解的世界,但是库尔特幻化了,和伊丽莎白一样陶醉在真正的世界中,露出了最迷人最温暖的微笑。
再说镜头,除了色彩,镜头焦点的运用可能是全片第二明显的艺术技巧,导演用镜头的失焦,来表现库尔特每次遭遇痛苦事件的时候故意模糊掉的视线。
第一次可能也是最不明显的一次,全片的开始的那个模糊镜头,在主题第一次认知中已经说过,这里就不再赘述。
第二次也是最明显的一次,伊丽莎白小姨被卫生部抓走的时候,可能是出于孩子本能的想逃避内心的痛苦,库尔特不停的举起手挡在眼前,模糊了眼前的世界。
但是伊丽莎白却说“别把目光移开”,所以在妈妈捂住他的眼睛的时候,库尔特挣脱了,就算模糊视线,他也不想被蒙蔽双眼,以至于最后汽车消失在转角,库尔特被抱进屋子,视线也没有从转角移开。
第三次是全家去看伊丽莎白小姨,却被告知小姨已经被转走,充当纳粹帮凶的护士们库尔特不愿意看见,因此像照相师一样,举起了自己的右手,第二次模糊了世界,拒绝残酷。
第四次是库尔特亲眼看见自己父亲上吊自杀,但这也是唯一的一次,焦点模糊之后又变得清晰了,可能这是库尔特长大后遭遇的第一次不幸,他想尝试着长大,尝试着去面对,努力做到“别把目光移开”。
第五次也是最后一次,是西本德给艾莉在家做堕胎手术,库尔特反复追问西本德是不是别无他法,正反打镜头体现库尔特和西本德的矛盾和对立,西本德咄咄逼人,逼着库尔特倒退着退出房门,此时镜头一直保持小幅仰角拍西本德,库尔特的形象因为绝大部分在黑暗中,显得异常无助和绝望,此时镜头推向进行手术的房门,里面传来医疗器械碰撞的声音,画面最后一次变得模糊。
所有这些被模糊掉的痛苦的场景,都成为最终库尔特艺术创造的灵感源泉,为什么他所有的画作都是黑白灰色调的,因为记忆是冰冷的,为什么所有的画作的底稿都是无比精细的,因为记忆是深刻的,为什么所有画作最终都被模糊了,因为记忆是痛苦的。
然后是剪辑。
正如开篇所说,本片的节奏如此流畅,正是因为剪辑的精巧。
有太多的例子,第一种处理是利用剪辑形成鲜明的过渡对比,比如西本德帮艾莉做完堕胎手术后,镜头给了个上帝视角,艾莉在床上哭着描绘西本德的纳粹形象,说医生笨应该救人,但自己却被父亲种族基因的观念失去了自己的孩子,艾莉也第一次开始怀疑自己是不是应该摆脱父亲的控制,此时下一个场景的声音先入,用音响的消叫声先行,镜头切至对西本德颁发人道主义奖项,对比太强烈了。
第二种是利用剪辑形成承接,在杜塞尔多夫艺术学院教授向库尔特回忆过去的时候,镜头是从库尔特的近景切到了飞机失事的场景,回忆结束再切回库尔特特写,导演利用这个剪辑,是想说明教授在把怎样的思想和感觉传递给库尔特,而库尔特也是感同身受的,这些回忆并不是教授自己干巴巴的单方面的记忆而已,这是一种艺术感悟的传承。
第三种是利用剪辑形成前后对照。
最明显的就是在西本德的办公室,先是伊丽莎白被实施绝育的术前谈话,后是库尔特来给西本德画肖像画,时钟、桌沿、西本德女儿的画、以及墙角,导演通过剪辑一一交代,让观众不停的在库尔特身上发现当年伊丽莎白的影子。
还有就是声音。
导演用了大量的声音特殊处理,比如上面说的剪辑时候的声音先行,让观众自然而然的接受剪辑的过渡。
还有就是导演特别善于用声音的停顿和气口,来制造心理上的紧绷感。
比如库尔特和艾莉滚床单,西本德夫妇突然回来,库尔特从树上跳下来被艾莉妈妈撞个正着,两人目目相视的时候音乐戛然而止,而后艾莉妈妈主动递出了鞋子,打破了僵局,音乐再度响起。
还有,因为片中大量的需要表现伊丽莎白和库尔特是沉浸在自己的艺术世界里,所以导演利用声音给人带来的距离远近的差别,从而制造的空间关系的隔离和人物关系的疏离。
比如,在伊丽莎白接受元首检阅,给元首献花之后,伊丽莎白一直沉浸在自己的妄想喜悦中不能自拔,所以在周围同学都羡慕的簇拥着伊丽莎白想询问她感受的时候,导演将周围的杂声做了空灵一般的弱化处理,给了伊丽莎白的拥挤的人群中一方属于自己的思想空间。
最后想提一句是意向。
最明显的骷髅。
西本德的军帽上、西本德办公室中的骨骼标本、库尔特给西本德的画像、消毒室军官的戒指、库尔特在广告工厂上班之余画的画作,所有的这些骷髅意向都传递着残忍和痛苦。
3人物写到这已经完全写不动了,但有几句对人物的观感还是想提一下。
如果说我喜欢《罗马》是因为在没什么短板的情况下,部分优点实在是太突出了。
那么我对这部片子的喜欢,则是因为以我的水平,实在很难找出让我觉得不好的地方。
(现在看来只有一个,留到结尾再说吧)除了主题的表达,视听语言的把控,以及人物的塑造,都让我觉得可圈可点。
最值得说的无疑是西本德。
时刻不忘强调他西本德教授的头衔,接受审问被揍了还不忘抹平他那油光发亮一丝不苟的头发,根深蒂固的种族歧视观点(第一次见库尔特就说他有面部神经麻木),以及神经质一般的职业敏感度(坐牢都能听见少校妻子难产的叫声,以及自家女儿怀孕的迹象)。
整整6个小时,实在写不动了,最后写一个全片我唯一没看明白的地方。
在影片最后,当库尔特顿悟的时阶段,他那三个在艺术学院的朋友为什么会突然出现帮他一起在妇科诊所里洗地板。
可以理解的是,导演想表现出库尔特一切的改变,但是这个安排的突兀,实在是有点不太能理解。
除此之外,真的是一部好电影,虽然好像外媒评价褒贬不一,但完全不影响我的喜爱。
从真善美的角度去看,库尔特的姨妈、纳粹军官、医生的画(后称“彩票画”)。
在讨论之前,本篇的“真”代表科学和事实。
“善”说的是道德伦理,“美”是一种直观的个人观感。
(真善美三位一体我了解不深,但就现在而言我觉得“真善美”中的“美”可被独立出来。
) 彩票画中三元素的关系,恰好让医生看到了事实,影像中呈现出来的客观事实。
这种影像的客观事实是在库尔特不自知的情况下展现出来的真相。
但击败医生的是事实的力量吗,或者说让医生改变了自己认为的正确科学?
不是。
只有人们面对历史的真相被掩埋在历史的洪流时选择无视良心、逃避错误、选择一时的利己行为时,真相才会具备力量。
真相只要大白于个人人心,人心就会一直受到谴责,无论真相有没有被揭露成为客观事实。
很显然,医生自始自终的价值取向坚信践行的都是纳粹的那一套“纳粹种族优生”。
为何说他是坚信践行的?
因为最直接的表现就是,他对待自己后代也是如此。
狠人!
(我判断一个人是否坚信自己的理念,体现在他是不是如此对待自己后代,打个比方,你看现在很多人都说不歧视同性恋,那你可以问问他们的孩子如果是同性恋的话?
)从此我推断,医生始终没有改变,就算社会环境在变化,医生所处在的社会价值观也不一样,但医生的本质没有改变,他始终坚信的自己的价值取向,那就无可谓什么良心受责,因为在医生看来,他自己始终做的是对的事情,对人类社会是有利的事情。
(从坚持的角度去看,库尔特、医生两人都是变色龙,但最终还是选择了自己坚信的东西。
库尔特是正视了自己的“美”,医生是坚持了自己的“正确”) 我认为能给医生带来的震撼,是因为社会对“善恶”的界定,而医生坚持的东西是当下社会不容的。
医生与彩票画的联系会使医生在当下的环境处于不利的地位。
医生处于这样的社会,法律道德会把他因为自己理念而做出的行为判定为“罪恶”,然后把他“烧死”,这是生命的威胁,因为价值理念的不同。
当下社会的价值理念是建立在与纳粹科学不同的另一套科学基础上的,这些科学我都不懂,没研究过,但是纳粹这一套优生的观念在当下社会就属于“伪科学”,它无法利于当下人类生存发展(字面上是这么说的,但是我觉得“追求人类的幸福”这句话很大很虚我也不知道什么是利于人类发展) 以上的话不是想争辩哪种理念的正确和错误,哪种观念是善是恶,哪种科学是真是假。
因为我没有研究过,所以不知道。
但医生绝对不是因为良心受谴责而感到震撼,而是生命受到威胁,从而感受到的恐惧。
最后谈论“美”这个层面。
这幅画对于两个人来说美不美?
早在一开始我就说,美在我这里的概念是属于个人感性层面的,他人的感性我无从用逻辑判断。
感觉上去说的话,姨妈弹琴的时候看到了美,库尔特成年的第一个画面看大自然的风景的时候看到了美,库尔特看到自己妻子站在楼梯上的时候看到了美。
但库尔特看到这幅彩票画的时候看到了美吗?
从感觉上,我不觉得。
去回忆库尔特制作那副妻子站在楼梯时候的画时候的反应,他后来想要去复制、记录感受到美的那个瞬间。
作品是作家的审美情趣展现,作品完成后,库尔特看自己妻子的画不一定和当时在现实中看妻子的感受是一样的。
而彩票画的制作,是一个看似偶然的过程。
彩票画缺少的是库尔特在现实中看到妻子时候的同样感受。
那医生呢?
我感觉也没有,并非这幅画让他看到了美,而引起了他情绪上的反应,而是对生的欲望,对死的排斥,带给他了恐惧。
题外话,其实被美的东西打动,和被恐惧的东西震摄人的反应是相似的,被称作为“风寒效应”。
一直都看不懂现代艺术,只觉得有些是偏执狂创作出来的真正艺术,有些是故弄玄虚之物,当艺术当成了商品后,你就很难判断其真正的价值和好坏,以至于让我认为现代艺术是没有标准的,我知道这样的思维是错误的,但因为没有钻研过其中的门道,也不知道怎么纠正自己。
此片也许是个契机,很喜欢话不多没有太多表情的Kurt,更喜欢戏份不多的戴帽子教授,也许对于现代艺术的认知可以从真实开始,对于客观事物的绝对真实性。
艺术史从关心宗教神灵权利,到大自然风景,再到表现个人情感和客观世界,标准应该是一直存在的,过去很容易找到,而到现如今,连这个标准也得自己去寻找,在教授心里标准是追随绝对真实,至于到底用什么去表现他并不关心,也不愿意去评价作品。
此刻,我在思考是不是每一个现代艺术家都应该去找寻理解他的观众,除了那些人类共同的主流话题,剩下的客观真实和个人情感,想要找共鸣的观众并不简单,且艺术家需要找到普通人不自知的意识进行扩大加强,才能足够引起注意,这样的挑战实在是太大。
当我走在蓬皮杜走马观花的时候,我的确该后悔当初如此不用心和草率,但绝对不应苛责自己为什么很多作品没有看懂,那一定是和艺术家没有相通,而这种相通需要经历和个性,强求不来。
这么说来,现代艺术的门槛又高且杂。
我很喜欢Kurt同学的作品,那个有着无数钉子的桌椅,让人不舒适却很过瘾。
Kurt很痛苦,看着他蓝色的眼睛就知道,在纳粹的乌云下,他从小就恐惧,这种恐惧最后变成了画作的力量。
他从小姨被抓走的那一刻学会逃避和隐藏,但这种痛在内心是一个巨大的球,他不用表达,不用解释他的作品,就足以用作品表现这个世界的残酷,数字是数字,乐透是乐透,他的乐透在再一次怀孕的妻子的照片中,也在他和同学们一起拖地的楼梯上,一样的撒满阳光。
他分离了自己,撇开经历过的痛苦,他给予观众一个载体,去思考客观世界和内心情感,至于答案是什么于他毫无关系。
他给了大家一道开放题。
本片故事讲得很顺畅,三个多小时丝毫不觉得冗长,演员极棒。
别开现代艺术这个高帽子,叙事,音乐,演技,节奏,处处可圈可点。
Ich Ich Ich是自己的一些小感想完全是因为短评写不下了才放到这里。
其实看到最后一刻的时候还是没有完全理解这部电影为什么叫无主之作,后来细细想了一想才算有些明白。
它很长,三个小时,看到最后最初的感悟已经快消散,脑海里留下的不过是这一段观影的过程。
因为完全没有看内容,我带着一块空白的画布来看这部电影,我不知道无主指的到底是没有主人的作品,还是没有主见的作品。
也许是后者吧,单纯地去描摹照片自然是没有主见的一种做法,所谓没有主见背后却是真实与和谐。
这样想来,这部作品和人们一直讨论的艺术是否是在输出价值观,是否要用个人价值观批评一部作品的问题倒是很有关系。
很难去批判影片里的社会主义现实主义是否一无是处,但是有趣的点在于,在德累斯顿教授教给他的是没有我而归于社会主义现实主义,在杜塞尔多夫的开始阶段,库尔特开始追求我,但是最后他又归于了无我。
所以社会主义现实主义的无我和库尔特最后寻求的无我之真正差别在于何处?
我想在于那句“绝对不要把目光移开”吧。
(又是一通胡扯哈哈哈没能抢到不合时宜的人的票的我狠狠落泪)
1.关于剧情走向完全与目前德国在世最贵的画家Gerhard Richter生活轨迹及艺术之路重合本片很多剧情设置其实都没有那么玄乎,因为片子的最大编剧来自生活,本片的整体剧情走向取材于德国目前在世最贵的画家Gerhard Richter的一些生活脉络。
引发本片的直接源头应该是2004年柏林一家报社发表的文章,叫“一位来自德国的画家(Ein Maler aus Deutschland) ”,网上可查!
就是写出Gerhard Richter的小姨在战争期间因为纳粹第二阶段对病重者或残疾人的安乐死计划(片中提及的Euthanasie计划)被谋杀;文章中指出的惨剧就是Richter的第一任妻子的医生父亲在所属区域刚好也是负责这个安乐死计划的一份子(虽有可能没片子中那么凑巧是他亲手签发的死亡状);但一个细节确实是这样的:Richter前妻的名真的与他小姨的名是一样的,所以影片中罗曼史的开启模式也是在艺术再创作范围内吧);Richter 逃出东德三十来岁又在杜塞尔多夫求学三年,确定他成名的艺术风格,那幅“台阶上的裸体”照片原型拍自他第一任妻子都真有其事....不胜枚举但本片却不能被称为短评提到的“传记片”,因为画家本人不承认,甚至谴责导演为了迎合市场口味乱改滥用他的生平。
(2011年貌似倒是出过一个类似传记片的纪录片)2. 关于罗曼史部分就不多说了!
3. 关于当代艺术走向的记录有人说第三部分是对现代艺术的探讨吗?
我想也是追溯记录多于探讨,源于笔者在德国就读的就是艺术史论,男主小时候看展提及的蒙德里安,康定斯基;原型画家Gerard Richter,还有在比如影片中提到的Yves Klein,还有片中男主角那个爱用油脂鼓捣艺术的老师(就是被鞑靼所救那个,也在借用杜塞尔多夫艺术学院的另一个当代大牛艺术家Joseph Beuys的生平,确有其事!
而且Beuys也喜欢带帽子)杜塞尔多夫艺术学院的对艺术的先锋追求或者说杜塞尔多夫对现代艺术的包容性可能撑起了一部德国现当代艺术史。
按照艺术史学家们(譬如贡布里希)的说法,西方艺术打从出生起就在一直最求一个“新”字上,古为今用也行但要强调一个今字,且早已过了“以技”压人的阶段了(因为他们已知技艺再高有谁能超过比如文艺复兴三杰;有谁能超过丢勒;有谁能超过扬·范·艾克,伦布朗,勃鲁盖尔等等等等),纵观现在那些艺术双年展,艺术文献展上崭露头角的必须是“以新”压人引人入胜的,与咱中国国画几千年追求一种“至高无上的意境”完全是两个系统。
我们的传统绘画艺术可能称之为美术是更为恰当的(所以咱的艺术殿堂都叫什么什么美术学院,艺术博物馆都叫什么什么美术馆),而西方人是把美术拓展了又拓展成“艺术”了:艺术拓展到社会学,政治学,心理学,自然科学等一切学科,所有行为艺术,装置艺术,视频艺术,概念艺术...只要能为启发我们思考真理思考自由思考人生都可以成为艺术了吧,不一定要在画布上完成。
总结一句话,我深信这是一个生活或者说社会史实才是人类最伟大的编剧的力证。
就是有一点,有谁学音乐🎵的,给解释解释巴士鸣笛与A和弦之类的梗具体是哪个梗啊?
第91届奥斯卡金像奖最佳外语片提名,第75届威尼斯电影节主竞赛单元金狮奖提名,第76届金球奖电影类最佳外语片提名。
电影《无主之作》这是一部源于真实事件的传记电影。
从1937年到1966年,德国经历了希特勒时期的纳粹党,苏、美、英、法四国分区占领德国,西占区成立联邦德国,苏占区成立民主德国,柏林墙正式建立。
电影《无主之作》讲述了生活在东德的艺术家库特(Kurt Barnert)从束缚到逃离的创作人生。
时代的残忍并不会放过任何人,包括年幼时期就显现出艺术天份的库特。
那时的艺术是政权博弈中的牺牲品。
东德艺术家们被要求创作“为人民服务”的作品。
艺术家不应该拥有自我,现代艺术被称为“颓废艺术”,毕加索被称为“无耻的形式主义者”。
人民大团结才是他们创作的一切源泉。
库特在东德的美术学院学习“社会主义现实主义”的画作。
毕业后,他被安排绘制历史博物馆的湿壁画。
成为“艺术家”并没有别的选择,只能做一个“刷墙工人”。
创作的意义对于库特来说就是一种追求真相。
1961年,库特逃到了西德,进入了杜塞尔多夫艺术学院。
这是一座先锋艺术得以弘扬的现代艺术之城。
创新、想法、自由的表达是这里每一位艺术学生的追求。
教授Antonius van Verten给库特上了两堂决定方向的课程。
第一堂:自由。
艺术家应该拥有什么样的政治主张?
“不要去选择一个政党,选择艺术。
”“只有在艺术中,自由才不是幻想。
”
在教授的启发下,库特开始了自己自由的创作。
那时的现代艺术被认为需要拥有“个性”,否则就只是“手工作品”。
与同学们一样,库特也在探索属于自己的个性,扩展创造力的边界。
在教授到他的工作室看作品时,他收获了自己的第二堂课:自我。
教授在战时是一名空军,坠机后被当地农民所救。
农民用脂肪涂抹他的伤口,用羊毛毡包裹他的身体,使他最终活了下来。
“笛卡尔(René Descartes)曾经怀疑一切,怀疑所有产生幻觉、欺骗、想象的事物,而最终这一切思考产生的不确定性,被他称之为“我”。
”教授在脂肪和羊毛毡中找到了他的自我。
也摘掉了那顶被称为他的“秘密”的帽子。
库特烧毁了自己所有的作品,开始寻找自我。
1966年,库特开了自己人生首个画展。
画展中的每一幅画,都是库特的一生,更是每个生活在那个年代的人的人生缩影。
库特临摹照片的画作,具有一种不可名状的真实力量,证明了自己,也证明了绘画艺术并未消亡。
库特终于找到了自己的表达方式。
不用强行追求创意,不用极端抽象的表达,也可以找到最真实的自我。
在他的画作中,那些一直模糊不清的过去,形成了最终的真相。
“一切真实的都是美好的。
”这句话,来自他艺术的启蒙者,他的小姨,也是他的画作《母与子》中的母亲。
一个在汽车鸣笛中寻找交响乐,最终因为纳粹政府“种族优化”计划而被送进毒气室的音乐家。
苦难终将过去,而一切都会留下痕迹。
追求自由的艺术家精神,也并未消亡。
就像影片的最后,库特在画展结束后独自来到了一个公交车场,恳请司机师傅为他奏响了属于小姨的“交响乐”。
人类对自由的渴望,对自我的追寻将借由艺术获得永垂不朽的传承。
“只有艺术家才能在这场灾难之后,让人们重新获得他们追寻的自由的感觉。
”而电影《无主之作》的精彩之处,除了对艺术哲学般的探究与思辨,更加在于用一种只有观众知道所有答案的全知视角,深刻地解读了发生在那个时代的人生悲剧。
我们眼见库特的身边发生的一切,循环往复,机缘巧合,爱恨情仇。
然而他自己一无所知。
没有仇恨,没有怒火,就像库特在1957年在一大棵树上,在风吹树叶中,突然领悟了万物的关联与世界的公式。
在库特的内心,一直拥有真正的自由。
-END-原创:艺小萌首发于公众号:会点儿电影
电影的色调很好,承认,这色调一看就应该是个好故事。
开始小男主和漂亮姨妈的幸福生活,我以为这是姨妈的爱情故事或者小男主被性启蒙的故事,错了,姨妈遭到了纳粹的破坏,我一以为要向《美丽人生》的方向去了,但是漂亮小姐姐就被简明扼要的做成肥皂领,便当了。。。。
男主转眼长大,我还以为能为小姐姐报仇,结果他英俊文艺泡妞圣手还特别专一,一招把定了家境,社会地位都远在他之上的女主。
大反派妇产医生--女主的父亲,有等级阶级优越感,但是也没有用最霸道的方式拆散女儿和男主,既没有找地痞收拾男主,也没有找史塔西诬陷男主一个罪名把男主送进监狱,更没有利用人脉介绍富二代或者官二代给女儿认识。
只是有时候装X和奚落男主,故意给女儿做人流,然后导致女儿一次又一次的意外流产,但是艺术青年锲而不舍的滚床单,终于成功生出了孩子。
那说明什么?
岳父大人的手艺再强也没有男主的性-能力强?
大反派妇产医生给男主找了个擦地板的工作,想用这样的奚落,让男主像男主的父亲一样自杀。
反派真的太天真,男主也傻的可以,西德经济可谓经济奇迹,出口制造高歌猛进,赔给以色列那么多钱,赔给犹太人那么钱,雇佣了很多外籍劳工,男主这样的怎么也不至于找不到工作吧,非要跪在台阶上像日本人一样擦地。
直到一帮同学来玩,给了男主拖把帮他艺术的擦地。
欢乐的擦地场景让我以为这是东德青年西德奋斗的青春片!
终于男主手动ps照片大法自成一派,相当于ps叠加几张照片再加径向模糊,合成的照片把高高在上的岳父吓一跳,而这竟然是男主对反派反抗的最大胜利,在有钱同学的资助下,还办了展览,好像出名了,因为来好多德国的大媒体,不知道德国是艺术家少,还是媒体没事干,还是有钱同学路子硬,开个大众甲壳虫的有钱同学真是太tm有钱了,开甲壳虫太炫富了,甲壳虫好像是那时候世界上最便宜的车之一。
感觉这可能是个艺术家的励志电影。
然后男主就找了个大巴车停车场,玩起来漂亮的姨妈玩过的仪式,一排大巴车对一个人鸣笛是什么感觉,像男主和她姨娘一样陶醉吗?
千万别模仿,耳朵不要了,听力肯定会受损。
一点不美,相当于自残。
现在大巴的笛声老大了,和轮船能pk,一排鸣笛,直接震死。
另外司机就那么好说话,旁边楼里的人不开窗户骂街啊!
好吧,就算这合理,那这就是一个文艺片,完全不在乎情理逻辑那种。
电影好长,时间好长,就在鸣笛中突然结束了,但是岳父还是逍遥法外,这剧情看起来真是不痛快。
憋死了。
这样压抑,要不是两个女主身材大暴露,真看睡着。
不过这故事,大杂烩一锅粥,好人死的极其凄凉悲惨。
坏人坏人没被抓到!
恶人恶人没有恶报,不但没有恶报,而且从东德到西德,社会地位越来越高,生活越来越好。
这种东西,类似与中国文革后的伤痕文学,对德国人可能会很有感触,但是对中国人来说,不符合中国人善恶观,其实就连中国的伤痕文学电影也没有这么高的豆瓣分数,是不是又有人在幕后在豆瓣注水了,刻意操纵评分,然后进口此片赚钱?
很美的一部电影,算不得大师级作品但又“道行”颇深,用了情节剧的架构却又抛却抓马,最后聚焦在男主的悟道,观影过程像同时在看好几个电影,还选修了一门战后西方现代艺术流变,三个小时悠悠地就过去了。
电影创造出一种回音壁的效果,历史语境下不计其数的偶然,如千军万马般顺着墙壁反射前进,汇聚成为艺术源头的必然。在如此的传导过程中,充满着过度设计的巧合、悬念与戏剧,而这一切之所以并未失重坠落,是因为始终有一团真挚而浓烈的情感将其稳稳托住。
[窃听风暴]导演新作,这回野心更大,试图在文化记忆与个人成长间孕育出艺术结晶。第一幕直面纳粹对精神病人、女性与残疾人的灭绝政策,在银幕上再次清算那些至终逃脱惩罚的罪人。第二幕在东德“社会主义现实主义”魔影笼罩下聚焦于爱情,构建了少有的“柏林墙前史”影像;第三幕则凸显出影片的艺术家传记色彩(Gerhard Richter),在表现画家的生存艰辛与创作心路的同时,对后现代艺术的欧洲桥头堡——杜塞尔多夫艺术学院(Kunstakademie Düsseldorf)也作了十分还原史实的描摹。博伊斯的形象真就是照着他本人设计的,连他的(事实上纯属虚构的)二战坠机遇救神话也以闪回形式再现。不过,影片总体还是显得稍微工整了点,亮点不多,让多位巴士司机集体鸣喇叭的个人典仪令人印象深刻。(8.5/10)
关于艺术的观念上层建筑电影,本以为会走向庸俗,没想到最后用本片身体力行证明了「真实的都是美好的,艺术是可以解释现实的」。东德西德柏林墙,姓社姓资艺术家。时间掩埋不了真相,历史忘记不了罪恶。一副画,世人以为是无主之作,其实是我追随着你、讲述着你的语言。Ps:汤姆希林好像一个中国男演员但我就是想不起来是谁…
胡扯。乱编,扯情怀。编剧脑子乱七八糟%还不忘首尾呼应。。。醉醉的。看在有三个美院实拍给个三星。但是里希特可是拒绝看这个片的,嫌弃死了。
看不下去,女主带着孩子就挑逗,太做作了!但是中间那段绘画的过程,很受启发!
政治扼杀人性,艺术帮人回归自我。各种意识形态一比较还是布尔乔亚对艺术最宽容。在讲述艺术历经时代的磨难和重生这方面和霸王别姬有异曲同工之妙。
各种元素杂糅,还是很深刻的。
原以为讲的是酣畅淋漓的复仇记,没想到是画家养成记。剧本很扎实,但总感觉从逃入西德后故事就开始变向发展。男主人公的姨妈和妻子真美。
有中國第五代如今那種老氣橫秋的感覺,不少自黑當代藝術的論點挽回了一些分數。音樂及部分情節有失水準,拍當代藝術家拍出這一步「無傷大雅」的電影真的才算有些冒犯吧...
2.5 / 虽然一开始就没指望《窃听风暴》的导演真的能超脱意识形态藩篱触碰历史的复杂性(试问影片除了粗糙地对历史之“恶”进行标记之外真的有如它所宣扬的一般"Never Look Away"吗?),但是到头来居然连基本的叙事节奏都逐渐崩塌、主要的人物线索维系都产生断裂,着实让人大跌眼镜。和佩措尔德的melodrama水准云泥之别,倒是和《地久天长》的一团浆糊不相上下。虽然对这几位艺术家缺少更具体的了解,但目测博伊斯还是可以骂一句:戏说不是胡说,改编不是乱编。: )
艺术是ich, ich, ich!
前半个小时太惊艳,所以后面对比下,有些弱了。
佳作无疑 但是看不到大师气质 一大堆同学看自己母校及学长们上荧幕肯定是另一番滋味 屏幕里学长们的昨天可能就是我们的下一个明天 ps.第三段 雕塑走廊 聊天那段有点跳戏 转场那里不是走廊 而是屋子 ,还有 所有的门都是15年左右换的新门 李希特读书的时候门不是这样的 但是 可以理解剧组实在是找不着啥景了 学校能借教室给剧组就不错了 换门估计是痴人说梦。
这样一部电影,和片中的画作几有异曲同工之妙:把真实的细节与艺术化的表述融为一体,将生活的纹理、对平庸之恶或者说无名之恶的反思,以及对艺术的探索一网打尽。然而这其中的平衡极难掌握,它们的合集过于宏大且不易调和。总的来讲,这是一次野心勃勃的尝试。不算成功,但也绝非失败。
糟透了,Joseph Beuys大概要哭...
挺好的題材拍成了肥皂劇,結尾的懸而未決也是莫名其妙
1. 艺术的表达一定要找到自我,同时不能沉溺在“自我”中。2. 灵感不是凭空而来,而是你的专业技能+对你影响最深的情感+不断的试错+些许巧合。3. 灵魂的绝对自由是艺术创作自由的前提。
画面很美,截了很多图做壁纸。
拍得相当漂亮,太对胃口了,三小时多片长一点不觉得长也不让人犯困。要知道我对二战题材向来都没有在感冒的。这次德国人的反思题材我觉得倒是颇有新意,从艺术家的“成长”落笔,首尾呼应,看得相当舒服。故事可能些许落于俗套,但叙事四平八稳稳到找不出什么太大可以苛责的地方,喜欢最后一段冷静的笔触跳开了愤世嫉俗的撒狗血倒是恰到好处。主角们都是越看越有眼缘,美得不得了,相当加分。但最吸引我的是第一段,实在是太有灵气了。